dissabte, 14 de desembre del 2013

HABITAR, diccionari visual dels usos de la casa

Entrevista a Joan Rom i presentació del llibre:

HABITAR, diccionari visual dels usos de la casa


AVUI PER DEMÀ 04/12/2013
Canal Reus TV
-.-

Joan Rom presenta 'Habitar. Diccionari visual dels usos de la casa'
.
Reus Directe 03/12/2013

El Palau Bofarull va acollir aquest dilluns al vespre, la presentació del llibre 'Habitar. Diccionari visual dels usos de la casa', de l’artista plàstic i professor de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus (EADR), Joan Rom. Aquest volum, que s’emmarca dins la col·lecció Ramon Berenguer IV de la Diputació de Tarragona, neix de la col·laboració de l’EADR, a través de Joan Rom, i mostra el món quotidià de la llar des de la mirada de l’artista. Es tracta d'un breu assaig en forma de diccionari amb una seixantena d'entrades ordenades alfabèticament, que conviden a reflexionar sobre la manera com habitem.

 Joan Rom presenta 'Habitar. Diccionari visual dels usos de la casa'
(Foto:  Diputació de Tarragona)
La presentació d’aquesta obra va servir per inaugurar oficialment el curs de l’Escola d’Art i Disseny de Reus. L’acte va estar presidit pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i va comptar amb l’assistència de la diputada delegada dels centres educatius d’art de la Diputació, Judit Fàbregas; de la directora de l’Àrea d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona, Pilar Casas; del director de l’EADR, Joaquim Vilafranca, i del mateix autor del llibre, Joan Rom.

Durant la seva intervenció, Josep Poblet es va referir a la important vàlua del llibre de Joan Rom, “un treball que mostra el món quotidià de la llar, que ens envolta permanentment, però amb la mirada de l’artista”, i un volum que, segons va afirmar, serà de gran utilitat tant als estudiants d’art o d’arquitectura com al públic en general.

Finalment, el president de la Diputació de Tarragona va agrair a l'autor del llibre “aquesta aportació al nostre coneixement col·lectiu”, en un any especial per a ell, ja que actualment Joan Rom té una exposició a la Fundació Suñol de Barcelona, on s’hi poden veure escultures realitzades per aquest artista fins el 1998. Per cloure la seva intervenció, Poblet, que va qualificar Joan Rom com una persona compromesa amb la gestió i el bon govern de l’Escola d’Art i Disseny de Reus”, va felicitar tot l’equip de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus per la seva dedicació i exemple. També va felicitar les famílies, “que donen recolzament als alumnes” i, de manera especial, a Joan Rom, autor d’Habitar, pel contingut del seu llibre.

El director de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, Joaquim Vilafranca, va assegurar que “des de l'escola estem molt il·lusionats de poder presentar aquest llibre de Joan Rom”, el qual treballa al centre d'educació artística de la Diputació a Reus des de fa més de trenta anys. Vilafranca va destacar l'autèntica vocació i dedicació d'aquest artista i professor, que “sempre ens ha transmès a tots l'amor per l'escola”. Finalment, Vilafranca va posar de manifest “que el volum que avui presentem té un gran recorregut, i que pot esdevenir una eina fonamental per l'alumnat i el professorat de l'EADR”, dedicada des de fa més de trenta anys a l'interiorisme.

Al seu torn, l'autor del llibre, Joan Rom, va agrair a la Diputació de Tarragona i, de manera especial al seu president, l'acolliment i l'interès mostrat pel projecte des del primer moment. Tal com va assegurar, “a través d'aquesta obra he volgut fer una reflexió que convida el lector a repensar la forma com habitem”. L'obra de Rom, on les imatges prenen molta importància, pretén ser un estímul pels lectors, “per tal que ens convertim en usuaris més conscients, curiosos i exigents”, en definitiva, “perquè esdevinguem millors habitants”.
.
-.-

Reivindicant l’obra de Joan Rom

L’exposició reuneix 51 peces realitzades al llarg d’uns deu anys, entre 1986 i 1996

'Monuments a peixos morts', de Joan Rom.
Roberta Bosco / El País

El 1998, Joan Rom tenia 44 anys i una carrera en ple desenvolupament. Va ser llavors, després d’una aclamada exposició a la galeria Estrany-de la Mota, quan va decidir deixar de ser artista i dedicar-se a la docència. “No va ser una decisió traumàtica. De fet, mai no havia pensat en l’art com en una carrera o un sacerdoci, em sentia cansat i tenia la sensació d’haver dit el que volia dir”, explicava Joan Rom en la presentació de la mostra monogràfica que li dedica la Fundació Suñol.

L’exposició, oberta fins al 25 de gener, reuneix 51 peces, sobretot escultures i instal·lacions, però també alguns dibuixos i una fotografia, realitzades al llarg d’uns deu anys, entre 1986 i 1996.

El títol, E.R.T., que en català vol dir rígid, recte, ha estat convertit en acrònim per al·ludir al nou significat que les peces cobren més d’una dècada després que el seu autor deixés l’ofici. “La mostra s’emmarca en la voluntat de donar a conèixer els artistes de la col·lecció Suñol i alhora identificar importants baules de la nostra història recent”, va assegurar l’artista Sergi Aguilar, director de la Fundació i comissari d’E.R.T. juntament amb l’artista.

Les obres, molt vinculades al moment històric i a la lliçó de Pepe Espaliú, prematurament mort el 1993, atorguen un nou significat poètic a materials pobres però carregats d’història. El cautxú dels pneumàtics, retallat i enganxat sobre la paret formant un dibuix, revela la seva formació com a pintor, com també ho fa el vidre utilitzat per crear objectes sobris i essencials.

Són peces que oscil·len entre la figuració i l’abstracció, com les formes sorgides de la pell de velles caçadores descosides i cosides altra vegada, que l’artista identifica com a personatges —tot i que també recorden elements protètics—, o les estructures que evoquen la idea de refugi i aixopluc, folrades amb la llana dels matalassos antics. Un peu apareix completament recobert de llana. La peça, propietat de la Fundació, la va adquirir el col·leccionista Josep Suñol, perquè dialogués amb el seu homòleg signat per Giacometti, que ja posseïa. “Estic agraït a l’art, perquè em va permetre veure el món des d’una altra perspectiva”, assegura Rom.

No obstant això, ni tan sols la satisfacció de veure les seves peces exposades en el lluminós espai de la Suñol li fa enyorar la decisió presa ja fa 15 anys. “Em sembla que l’art està travessant un moment especialment preocupant. Cada vegada hi ha més obres i artistes que formen part del món de l’espectacle. La imatge en moviment ha cobrat un protagonisme tal que ja no sé si serem capaços d’entrar en relació amb les imatges estàtiques”, conclou Rom.

-.-
Joan Rom. E.R.T. 01/10/2013 - 25/01/2014 (Fundació Suñol)

Visita guiada Fundació Suñol i exposició Joan Rom, E.R.T. 21 de desembre del 2013 a les 18:30h

-.-
Més articles:

Joan Rom Sedó
Foto: Pau Rom
La Fundació Suñol presenta una retrospectiva d'escultures pictòriques de Joan Rom (El Periódico 30/09/2013)


Més informació:

La firme solidez de Joan Rom. (Manel Clot 04/01/1993)

Enciclopèdia Catalana: Joan Rom
Wikipèdia: Joan Rom
Obres de Joan Rom al MACBA
-.-

dimecres, 4 de desembre del 2013

Ana Mendieta

Ana Mendieta va tenir una carrera artística curta (1948-1985), però molt productiva i intensa que consisteix en performans, body art, vídeos, fotografies, dibuixos, instal·lacions y escultures.


Va neixer a l’Habana, Cuba, l’any 1948.

Al 1961, Anna i la seva germana gran van arribar als Estats Units, sense els seus pares, com part de la Operation Peter Pan, un programa de l’església Catòlica dels estats units que va traslladar a milers de nens i nenes cubans als Estats Units, com un esforç per “salvar” els nens del regim anti/catòlic de Castro.

Als Estats Units, Ana Mendieta va viure amb una família adoptiva i no va tornar amb els seus pares durant molts anys. Aquesta  experiència va ser dolorosa i va marcar la seva formació i la seva obra.

Gran part del seu treball expressa el dolor i la ruptura del desplaçament cultural, i ressona amb metàfores viscerals de la mort, el renaixement i la transformació espiritual. Una figura seminal en la pràctica artística feminista de la dècada de 1970.

Mendieta escriu: "He estat duent a terme un diàleg entre el paisatge i el cos femení (basat en la meva pròpia silueta) ... estic aclaparada per la sensació d'haver estat llançada des del ventre (la natura) A través de la meva terra / cos.... puc convertir-me  en una extensió de la natura i la natura es converteix en una extensió del meu cos ... "
.
Com artista, Ana Mendieta es va atrevir a expressar-se de maneres no convencionals. En una de les seves series, Body Tracks, que va ser documentada en vídeo va ficar les mans en una barreja de sang d’animals i pintura i va arrossegar les mans per la paret.

La seva fascinació amb la sang va marcar alguna de les seves obres principals. Va percebre la sang com algú poderós. Algunes de les seves obres incorporen la sang quan es refereix a violacions comeses contra dones.

Un altre element significant de l’obra d’Ana Mendieta és la manera en que va incorporar el seu cos a la naturalesa (land art o earthworks). En diferents obres apareix despullada, unint el seu cos amb la terra, invocant imatges d’una deessa i barrejant elements rituals africans afrocubans, meso americans i d’antigues cultures d’Asia i Europa.

.

Al 1985, amb trenta sis anys, Ana Mendieta va morir al caure des de la finestra del seu apartament, a Roma. La seva parella, l’escultor Carl André va ser sospitós i jutjat per haver-la empentat. Les dificultats de les proves van deixar absolt a l’escultor i es va concloure que va ser un suïcidi (alguns continuen dient que va ser violència de gènere).


Del Bloc: Dones Artistes

Més informació:

Alison Jacques Gallery. Ana Mendieta (View works)








Hayward Gallery Exhibition Trailer: Ana Mendieta, Traces

http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivals-series/ana-mendieta

-.-



-.-

 
Ana Mendieta Año: 1974
 

“El arte de Ana Mendieta, inclusive cuando estaba viva, consitía de aquello de lo que están hechos los mitos”, escribió Nancy Spero al resumir a la artista feminista de origen cubano americano, cuyas últimas obras se presentan actualmente en la Galerie Lelong en Chelsea. - Llegir més..

-.- 

BloodWork - The Ana Mendieta Story
A Film by Richard Move

http://www.move-itproductions.com/_Bloodwork_Ana_Mendieta/Trailer.html

-.-

Yani Pecanins: rescatar la memòria petita

Com és sabut a banda del gust per la cuina (el taller) també ens agrada "descobrir" dones artistes que en molts casos passen desapercebudes pels grans mitjans de comunicació i les histories de l'art "oficials". En aquest cas, us presentem a la Yani Pecanins, mexicana d'origen català. Pertany a una família molt important (i interessant) pel que fa a la representació artística catalana a Mèxic.

Parlar de Pecanins a Mèxic és parlar d'arts plàstiques, perforamance, pintura, llibres, gravats,  col·leccionisme, galeries d'art, música, etc. etc. resumint, cultura.

En fi, més avall hi trobareu enllaços on us porta  apmliar la informació. Passem a conèixer una mica a la Yani i el seu taller (Cuina). Que gaudiu de la seva exquisida sensibilitat.



Pertenecer a la dinastía de Las Pecas le ha significado un privilegio con doble filo: gran goce y gran peso. Y aunque por pudor y algo de miedo tardó en zambullirse en el mundo creativo -ese que vio de cerca a través de la galería sostenida por su madre Teresa y sus tías Ana María y Montserrat- Yani Pecanins (México, 1957) encontró su propio camino al darle nueva vida a los objetos pequeños que determinan el fluir cotidiano de los seres humanos. Por eso, con sus instalaciones, collages y libros de artista, ella teje, remienda, cose, enlaza, recorta y pega trozos de memoria para reflexionar sobre los exilios, la fragilidad, los apegos, la fortaleza y las pérdidas.
Texto publicado originalmente en La Jornada Semanal (01/02/2004)






Merry MacMasters - La Jornada 02/11/2011
“He ido juntando todas estas cosas, que son muchísimas, y de pronto no sabes qué hacer con todo esto. Trato de buscarles un lugarcito, de darles un significado ...".  Llegir més ...




Steve MacLeod - New & Noteworthy Collections 06/12/2010
The collection “Yani Pecanins Artists’ Books” (MS-M026) comprises eighteen artists’ books created by Yani Pecanins. Most of the books are unique (i.e., the artist only made one copy) and incorporate found objects, such as washing boards, spools of thread, newspaper, needles, combs, plates, and clothing fragments. Most are three-dimensional constructs rather than book-like in nature. Llegir més ...

Patorrillo. Manitas de cordero envueltas en tripa

Patorrillo
(per 3 persones)

Patorrillo.
Miguel Romero Romero. Acrílic sobre fusta 81 x 65 cm.

Ingredientes:

- Tripas de cordero
- Patas (manitas) de cordero
- Cebolla
- Laurel
- Sal
- Aceite
- Tocino de jamón con algo de jamón
- Ajo
- Perejil
- Harina
- Huevos (3)

Se llama "Patorrillo" a un plato compuesto de cordero de leche (muy jóven).
Las tripas y manitas han de estar perfectamente limpias.
Con las tripas se preparan pequeñas madejas del tamaño de un dedo o algo más, colocando el centro un trozo de las manitas del cordero.
Las madejas se cuecen con abundante agua, una cebolla y una hoja de laurel. El tiempo de cocción en un puchero pueden ser de 2 a 3 oras, hasta que estén blandas.
En una cazuela se hace una salsa compuesta por aceite, donde se firen los dados de tocino de jamón. Cuando estén dorados se añade un majado de ajo y perejil, una cucharada de harina y un poco de agua de cocer las madejas.
A todo esto se añaden las madejas escurridas y se deja a fuego moderado, de 20 a 30 minutos. Se mezcla todo bien con una cuchara de madera.
A media cocción se incorporan unos huevos.
Para tres personas se suelen guisar 18 patitas y se utilizan 50 gramos de jamón.

-.-

dimecres, 27 de novembre del 2013

Sarsuela

Fineta Ferré Giralt.  / Acrílic sobre tela 46 x 38 cm.

Sarsuela
(per 4 persones)

Ingredients:

4 Sípies
4 Talls de rap
4 Talls de lluç
4 Escamarlans
4 Gambes vermelles
4 Llagostins
24 Musclos
24 Cloïsses
2 Cebes
2 o 3 Alls
1 Tomaca
Un bri de bitxo
Pebre vermell
100 cc. de Conyac
Sal
Oli
1 Fulla de llorer

Es posa oli a la paella, s'hi fregeixen els crustacis alls a raó de 2 minuts per banda i es reserven. A banda , se salen els peixos de tall, s'enfarinen i salpebrem bé.

Es fregeixen en l'oli que ha quedat, a foc no gaire fort per tal que no es cremi la farina. També és fregeixen les sípies i el calamar. Tot seguit, i aprofitant l'oli de fregir, n'hi afegim una mica més sí cal.

Es fa un sofregit de ceba ben trinxada fins que el sofregit sigui ben fosc, s'hi afegeixen els alls i la fulla de llorer i el bitxo, seguidament incorporem la tomaca, es cou fins que sigui ben lluent i s'hi tira el conyac, es deix reduir. Ho cobrim amb el brou amb que prèviament haurem bullit els musclos i les cloïsses.

Es cou tot plegat 5 o 10 minuts, s'hi afegeix el peix de tall el de crosta, sí cal s'hi afegeix una mica d'aigua.

Bon profit.

-:-

dimecres, 9 d’octubre del 2013

Remedios Varo: a medio siglo

Remedios Varo (1908-1963). Hace 50 años, un 8 de octubre, falleció la pintora
Foto Archivo. La Jornada

Teresa del Conde
La Jornada 08/10/2013

Un martes como hoy, hace 50 años, murió Remedios Varo. El trabajo biográfico más completo que se le ha dedicado a la pintora nacida en (Anglès, la Selva) Girona, en 1908, corresponde a Janet Kaplan y necesitaría una redición por parte de la misma autora. 

Egresada de Columbia University y con apoyos de varias instituciones, Kaplan realizó una investigación que le tomó ocho años. Su libro publicado por Abbeville Press, se titula Unexpected Jourrneys. The Art and Life of Remedios Varo.

Entrevistó a un sinnúmero de personas, vio prácticamente toda la obra localizada hasta 1988, leyó lo más que pudo y, sobre todo, Janet Kaplan tuvo acceso de primera mano al archivo de Walter Gruen.

La única falla relevante que le encuentro a su libro es que la reproducción de las fotografías que le fueron tomadas a Remedios, es decir, las reproducidas en el volumen, por desgracia, adolecen de pies de foto que arrojen datos siquiera mínimos, además de que hay una equivocada en cuanto a su montaje.

No es verdad que Kaplan avale la hipótesis de un posible suicidio de Remedios Varo, cosa que llegó a pensarse, debido a lo imprevisto de la noticia y a lo bien conservada y jovial que lucía la pintora.

Con todo y su nariz algo larga y con caballete (o incluso por eso), Remedios era muy bien parecida. Haciendo gala de inteligente y acentuado sentido del humor ese rasgo le inspiró la confección del cuadro titulado Visita al cirujano plástico, en el que aparece una figura a la puerta de una construcción gotizante con la nariz cubierta por un ligero velo que no la oculta, sino que le sirve de tendedero. En el escaparate hay un anuncio: una mujer ostenta tres hileras de senos de arriba abajo, perfectamente modelados.

En los años 50, se hizo retratar ante Gerard, un peluquero ficticio "que puede embellecerla" personalizado por su ex marido Gerardo Lizárraga, quien –como se sabe, al igual que Esteban Francés, se trasladó a México y no sólo eso–, Lizárraga vivió en la discreta ex vivienda de Remedios hasta que falleció, mucho después de la muerte de ella, quien supo conservar como amigos a quienes fueron sus cónyuges o amantes.

Al parecer la única excepción al respecto (hasta donde he podido enterarme) fue Benjamin Péret, su pareja desde Cataluña, con quien después de la etapa parisina y luego en Marsella, llegó a México con ella a fines de 1941. Compartieron vida hasta el regreso del poeta a Francia en 1947, si bien ya por entonces Remedios Varo estaba vinculada amorosamente con el piloto Jean Nicolle, quien en contraste con Péret, fue feliz en el exilio mexicano y era charming, como observó Kati Horna, a quien se deben las que quizá sean las más atractivas y sugerentes imágenes fotográficas que tenemos de la artista.

Hermosa, pero no en el sentido en que lo fue su íntima amiga Leonora Carrington, Remedios Varo tenía una figura perfecta, cintura muy estrecha, "de avispa" se decía, esbelta sin ser flaca, medía 1.56 metros según su pasaporte y era dueña de una espléndida cabellera castaña de matiz rojizo.

En una ocasión se platinó el pelo a la Mae West (existe fotografía), pero se dio cuenta de que eso no le iba bien, tal vez la hacía lucir demasiado pálida, sin contraste. Como quiera que sea, fue consciente de su apostura, conocía los elementos que enaltecían su físico, sabía coser, se vestía de maravilla y las fotos en las que aparece emergiendo de un doble petate o respaldada en uno, dan cuenta casi de un montaje que quizá ella misma urdió.


Con todo y lo que anoto, Remedios luciendo y luciéndose, temerosa de envejecer, su salud era endeble a pesar de que su médico la encontró bien durante la postrer visita que ella le hizo poco antes de esa infausta tarde.

Según historiales clínicos padecía afecciones gástricas y experimentaba fatiga. Cosa hasta cierto punto normal, pues según Janet Kaplan bebía café casi todo el día y llegaba a consumir más de dos o hasta tres paquetes de cigarrillos, de modo que un infarto pudo haber irrumpido esa tarde en que Roger Cossio y su esposa Carmina Díaz acudieron a la colonia Roma a comer con Walter Gruen y Remedios Varo, puesto que habían adquirido esa pintura tan inteligente y perceptiva titulada Los amantes, e iban a retirarla.

Se trata de los dos espejos idénticos, reflejándose entre sí. Después de una comida temprana a la europea, en la que se brindó moderadamente con cognac, el grupo se disolvió y al poco rato la asistenta doméstica, muy angustiada, cruzó la calle, ingresó a Margolín y le espetó a Walter que la señora estaba muy mal.

Walter se dio cuenta del infarto (tenía estudios médicos) y mientras buscaba ambulancia, medicamentos y ayuda probablemente sobrevino un segundo infarto masivo y ya no hubo nada que hacer.

Remedios Varo, quien siempre tuvo aversión a envejecer, fue sepultada en el Panteón Jardín de esta ciudad. Su primer exposición-homenaje póstumo, tuvo lugar al año siguiente.

-.-

Información relacionada:

Mujeres para un siglo - Remedios Varó: la pintura


Fuente: RTVE2.
Remedios Varó, pintora catalana que se formó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y considerada la primera pintora surrealista de España. A lo largo del documental se intercalan las intervenciones de: Marina Núñez (artista plástica), Emili Rams (cronista del pueblo gerundense de Anglés), Juan Manuel Bonet y Beatriz Varó (sobrina de Remedios Varó) que hablan de su vida y de su obra.

Viajes inesperados: el arte y la vida de Remedios Varo  Per Janet A. Kaplan
.









Imprescindibles - Remedios Varo



Un documental sobre la artista catalano-mexicana Remedios Varo, una pintora surrealista, escritora y artista gráfica. Comenzó su trayectoria profesional en España, donde apenas se la conoce; fue una de las primeras mujeres en estudiar Bellas Artes en nuestro país, pero por varias circunstancias emigró a México, de donde nunca volvió y donde alcanzó el éxito.

-.-
n

diumenge, 2 de juny del 2013

La pasión cubista de Diego Rivera

Dos exposiciones, en el Munal y en el museo Dolores Olmedo, exhiben pinturas clave de ese periodo poco conocido del artista.
.
Una de las pinturas claves del periodo cubista de Diego Rivera es "Paisaje zapatista",
una obra en la que incluye elementos mexicanos y pone más color,
a diferencia de lo que se acostumbraba en el cubismo.
En la obra se distinguen un zarape, un fusil, un sombrero, unos guajes y las montañas.

ssierra@eluniversal.com.mx


Hace 100 años la etapa cubista de Diego Rivera estaba en todo su esplendor. Entre 1913 y 1918, en París, él produjo un número amplio de pinturas; varios de esos cuadros siguen siendo obras centrales en la pintura de Diego, grandes ejemplos dentro de las vanguardias y tema de polémica por su lenguaje, por los elementos que él incluyó, por las anécdotas que lo rodearon, algunas de las cuales incluyeron a Pablo Picasso y al que pronto se llamó “L’Affaire Rivera”.

A lo largo del siglo, exposiciones, publicaciones, eventos, han servido para revisar y, hasta cierto punto, redefinir lo que aquella etapa significó para él. Por ejemplo, el cubismo que Rivera hizo no adquiere la misma dimensión en su autobiografía Mi arte, mi vida, que en las páginas de “Diego Rivera, los años cubistas”, ensayo de Ramón Favela para la exposición que presentaron el Phoenix Art Musem y el Museo Nacional de Arte (Munal), en 1984.

Ahora el Munal, en el contexto de la exposición Vanguardia en México (1915-1940) exhibe una de las pinturas claves de ese periodo cubista: Paisaje zapatista (llamada en un primer momento El guerrillero). Atrás de esa pintura se encuentra La mujer del pozo, un cuadro cubo-futurista, que en 1913 pintó, que después cubrió con una capa de pintura morada y que fue “rescatado” en 1972 por restauradores mexicanos. “Diego tapa La mujer del pozo porque no tenía dinero para comprar una tela para hacer El Guerrillero”, cuenta la crítica de arte Raquel Tibol.

Como en Paisaje zapatista (1915), en varias pinturas de esa época Rivera incluye elementos mexicanos, pone más color, a diferencia de lo que se acostumbraba en el cubismo: “Es un cuadro de un cubismo ambiguo, no ortodoxo”, describe Tibol.

El cubismo de Rivera también se puede apreciar en la exposición Impulsos Modernos. Pintura en México 1840-1950, que hoy se inaugura en el Museo Dolores Olmedo, con el cuadro El marinero en el desayuno.

En medio de las vanguardias

“Por mucho tiempo se minimizó la participación de Diego Rivera en el cubismo, él mismo trató de ocultar esa parte de su historia que es fascinante; fue un pintor cubista importante”, dice Anthony Stanton, profesor de El Colegio de México, quien con Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, curó la muestra del Munal.

Tibol detalla: “La producción cubista de Diego inicia en 1913, cuando aparecen los primeros cuadros cubofuturistas y después los cubistas propiamente, y se extiende hasta principios de 1918 cuando él decide dejar el cubismo y entra a una etapa cezanniana, muy influido por Paul Cézanne. La producción cubista de Diego en ese periodo, es muy grande, variada y de excelente calidad”.

Como parte de la revaloración a lo largo del siglo, muchas ideas se han cuestionado: “Había un mito de que el Diego Rivera cubista era el vanguardista, el independiente, el complicado, el inteligente, y que luego se había convertido en una especie de pintor oficial. Sí se convirtió en un pintor con vínculos con el Estado, pero no en un pintor fácil, nunca, jamás ocurrió eso”, afirma González Mello.

De Picasso a Reverdy

Rivera en su libro Mi arte, mi vida que realiza con la periodista Gladys March, relata cómo Pablo Picasso lo mandó llamar con el pintor chileno Julio Ortiz Zárate: “Me mandó decirte que si tú no lo vas a ver él vendrá a verte”. El encuentro fue en la primavera de 1914.

Picasso conoció la pintura Paisaje zapatista y es en torno de ésta que se han construido versiones diferentes sobre

el distanciamiento entre los dos amigos. Stanton, por una parte, relata: “Picasso, que tenía un ojo devorador, digamos así, y se apropiaba todo lo que hacían los demás, vio que Rivera había hecho un descubrimiento interesante: un problema técnico de la pintura de esos años era cómo pintar el follaje de los árboles. No es exagerada la queja de Rivera, en el sentido de que Picasso le copió eso. Eso motivó un distanciamiento”.

Sin embargo, Tibol dice: “Picasso tenía la costumbre de visitar los talleres de los amigos, cuando encontraba una composición que le interesaba hacía una versión propia, UNA VERSIÓN, no una copia. Diego nota esto y no se enoja sino que declara que se siente halagado de que Picasso haya tomado elementos de un cuadro suyo. Entonces los amigos de Picasso, los picassistas se echan contra Diego”.

En su autobiografía, Diego habla de Picasso así: “…No creo que ningún pintor posterior a Picasso no haya sido influido por éste de algún modo. Siempre me he sentido orgullo no sólo de que Picasso haya sido mi profesor, sino de que sea mi amigo muy querido y sincero”.

Pero ese no fue el que pasó a llamarse “El Affaire Rivera”, éste tuvo lugar entre el pintor mexicano y el poeta y teórico del cubismo Pierre Reverdy, y fue un enfrentamiento a golpes.

Renato González Mello explica: “Reverdy tiene una teoría espartana del cubismo que dice que se tiene que omitir el color porque el color no es serio, no es racional, y reivindica la pintura de Juan Gris; Diego deliberadamente sale de eso, y hay una confrontación”.

El trofeo de Diego

Se ha contado ya que los relatos de Martín Luis Guzmán a Rivera, sobre lo que pasaba entonces en México, fueron determinantes para obras cubistas donde él tomó la iconografía revolucionaria. Favela habla de tres cuadros que tienen motivos mexicanos: Terrasse du café, El retrato de Martín Luis Guzmán y Paisaje zapatista. En éste último se distinguen un zarape, un fusil, un sombrero, unos guajes y las montañas.

González Mello dice en referencia a esa pintura: “sí hay una reivindicación que no me atrevería a bautizar con palabras que son posteriores -resistencia postcolonial o anticolonial-, lo que sí hay es algo distinto a un cierto eurocentrismo que tienen las vanguardias. Pero esa reivindicación está en el terreno del lenguaje. Es un verdadero reciclaje de símbolos, algunos muy fuertes. Es una reutilización del valor simbólico de las cosas, y un diálogo muy fuerte, demandante, con los pintores cubistas en París, sobre la noción de representación y sobre la posibilidad que existiera algo como un cubismo con características locales. Es un larguísimo debate en las vanguardias parisinas que no acaba de resolverse nunca”.

En el caso de Diego Rivera, el cubismo no fue sólo una etapa de exploración sino que definió mucho de lo que vendría después, remarca Tibol: “Si uno revisa con cuidado las formas que desarrolla en los murales de la Secretaría de Educación Pública y de Chapingo, indudablemente otro hubiera sido el estilo si no hubiera pasado por las vanguardias, por las etapas futurista, cubofuturista, cubista y cezanniana. Eso influyó en el estilo definitivo de Rivera, un estilo de un realismo avanzado, con constantes elementos simbólicos y de una enorme calidad pictórica”.

El cubismo fue más que exploración, más que París. Ramón Favela escribe: “Se convirtió en un estado mental marcadamente individualizado y personalizado, que lo llevó (a Diego) al monumental descubrimiento de sí mismo del que ya nunca se desvió. A pesar de cuanto después se contó o inventó sobre su fallido cubismo y sobre sus quejas acerca del tiempo perdido, fue en el cubismo –como agudamente observó Martín Luis Guzmán en 1915- donde Rivera descubrió el camino de regreso a Anáhuac, su tierra natal”.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/926823.html

"La mujer del pozo", un cuadro cubo-futurista, que pintó en 1913,
para después cubrirlo con una capa de pintura morada.
Fue "rescatado" en 1972 por restauradores mexicanos.

El cubismo de Rivera también se puede apreciar en la muestra "Impulsos Modernos.
Pintura en México 1840-1950", que se expone en el Museo Dolores Olmedo,
con el cuadro "El marinero en el desayuno". Cortesía Museo Dolores Olmedo

La producción cubista de Rivera inicia en 1913, cuando aparecen los primeros
cuadros cubofuturistas y después los cubistas propiamente,
y se extiende hasta principios de 1918 cuando él decide dejar el cubismo.
(En la imagen, "Maternidad").

En el caso de Diego, el cubismo no fue sólo una etapa de exploración sino
que definió mucho de lo que vendría después: "el estilo definitivo de Rivera,
uno de un realismo avanzado, con constantes elementos simbólicos",
según indica la crítica de arte Raquel Tibol. (En la imagen, "Naturaleza Muerta").

-.-

divendres, 31 de maig del 2013

Leonora Carrington, pintora surrealista i escriptora

Leonora Carrington (Lancashire, Anglaterra, 6 abril de 1917 - Ciutat de Mèxic, 25 de maig de 2011) va ser una pintora surrealista i escriptora mexicana d'origen anglès.

Leonora Carrington amb Max Ernst
"Leonora Carrington es capaz de conocer los sueños 
que tras ella ya no pueden ser abandonados"

Carlos Monsiváis


Neix el 6 d'abril de 1917 al poble de Chorley, a Lancashire, Anglaterra. L'any 1936 ingressa a l'acadèmia Ozenfant d'art, a la ciutat de Londres. A l'any següent coneix a qui la va introduir indirectament en el moviment surrealista: el pintor alemany Max Ernst, a qui torna a trobar en un viatge a París i amb qui no triga a establir una relació sentimental. Durant la seva estada en aquesta ciutat entra en contacte amb el moviment surrealista i conviu amb personatges notables del moviment com Joan Miró i André Breton, així com amb altres pintors que es reunien al voltant de la taula del Cafè Les Deux Magots, com ara el pintor Pablo Picasso i Salvador Dalí.

En 1938 escriu una obra de contes titulada La casa de la por i participa juntament amb Max Ernst en l'Exposició Internacional de Surrealisme a París i Amsterdam.

Prèviament a l'ocupació nazi de França, diversos dels pintors del moviment surrealista, inclosa Leonora Carrington, es tornen col·laboradors actius del Künstler Bund, moviment subterrani d'intel·lectuals antifeixistes.

Leonora Carrington tenia només 20 anys quan va conèixer a Max Ernst a Londres. Llavors el pintor ja comptava amb 47 anys i amb prou fama com surrealista. La gran diferència d'edat, el fet que Ernst més estava casat, i també les posicions surrealistes radicals feien que aquesta relació no comptés amb l'anuència del pare de Leonora. Tot i això, la parella es va retrobar a París i aviat es van anar a viure a la província, al poble de Saint-Martin-d'Ardèche, en una casa de camp que van adquirir el 1938. Fins avui es conserva a la façana d'aquesta casa un relleu que representa la parella i el seu joc de rols: «Loplop», l'alter ego de Max Ernst, un animal alat fabulós entre ocell i estrella de mar i el seu «La Nuvia del Vent»: Leonora Carrington.

La vida tranquil · la i feliç de la parella en aquest lloc durar només un any. Al setembre de 1939 Max Ernst va ser declarat enemic del règim de Vichy. Després de la seva detenció i presó en el camp de Les Milles, Leonora pateix una desestabilització psíquica. Davant la inexorable invasió nazi, es veu més obligada a fugir a Espanya. Per gestió del seu pare és internada en un hospital psiquiàtric de Santander. D'aquest període la pintora guardarà una marca indeleble, que afectarà de manera decisiva la seva obra posterior. Leonora descriu, en la seva obra autobiogràfica (En bas) els detalls d'aquesta dramàtica història.

L'any 1941 escapa de l'hospital i dalt a la ciutat de Lisboa, on troba refugi a l'ambaixada de Mèxic. Allà coneix a l'escriptor Renato Leduc, qui acabarà ajudant-la a emigrar. Aquest mateix any contrauen matrimoni i Leonora viatja a Nova York. En 1942 emigra a Mèxic i el 1943 es divorcia de Renato Leduc. A Mèxic, la pintora restableix els seus llaços amb diversos dels seus col·legues i amics surrealistes a l'exili, que també es troben en aquest país, com ara André Breton, Benjamin Péret, Alice Rahon, Wolfgang Paalen i la pintora Remedios Varo, amb qui mantindrà una amistat particularment duradora.

Va ser guanyadora del Premi Nacional de Ciències i Arts en l'àrea de Belles Arts, atorgat pel govern de Mèxic en el 2005.

Va morir als 94 anys a la Ciutat de Mèxic el 25 de maig del 2011.
 











Articles relacionats:

L'adéu a Leonora Carrington, la "núvia del vent"
Entrevista. Cuatro horas con Leonora Carrington. Sergio Rodríguez Blanco
Leonora Carrington | La última surrealista





L'escriptora mexicana Elena Poniatowska, va presentar la seva novel·la Leonora, recentment guardonada amb el Premio Biblioteca Breve 2011.

No és la primera vegada que Elena Poniatowska retrata com ningú a una dona excepcional. La increïble vida de Leonora Carrington és, a les seves mans, una novel·la apassionant, una aventura, un crit de llibertat i una elegant aproximació a les avantguardes històriques de la primera meitat del segle XX.

"Abans de res, Leonora és una novel·la. No és ni una crítica de la pintura de Leonora Carrington, ni una biografia. És una obra basada en converses que vam sostenir durant múltiples entrevistes, en els llibres de la mateixa Leonora i en els quals s'han escrit sobre ella ... "

"Leonora no és només un acte d'amor sinó també un homenatge a la vida ia l'obra d'aquesta dona que ha encisat a Mèxic amb els seus colors, les seves paraules, els seus deliris, les seves arrencades, les seves històries. Va portar a casa nostra tots els records de les seves vides anteriors, tots els paisatges, els camins sota les acàcies, totes les verdures que a Mèxic no es menjaven com els salsifis, les enveges, les carxofes ... "

Elena Poniatowska   


-:-